NOISE: un retorn als orígens?

Jo soc de la idea que la música no va tenir un naixement intencionat, i que més aviat es va començar a gestar a través de la presa de consciència sobre certs successos casuals, que algú en algun moment de la nostra història, va tenir la capacitat d’aprofitar i contextualitzar amb una intenció més o menys determinada.

De fet, crec que és molt probable que la música, en la seva forma més primitiva, estigués present molt abans que altres expressions, diguem artístiques, com podrien ser les primeres pintures, datades en més de 45.000 anys, que son les que es consideren més antigues.

Això, encara que no és demostrable amb fets històrics per raons òbvies, és fàcilment demostrable des d’un punt de vista antropològic. Serveixi aquest exemple: és molt probable que en un moment imprecís de la nostra evolució, les quadrilles de caçadors comencessin a utilitzar pedres, pals o ossos d’animals, amb la voluntat expressa de fer soroll, i amb la finalitat de fer sortir una pressa, d’intimidar clans rivals i fins i tot, perquè no, de mostrar la seva eufòria o frustració davant de certs esdeveniments propis de la seva existència.

D’una manera o altra, l’execució en grup, o individual, de cops amb estris, acompanyats de crits o gemecs, cops de peu a terra, o cops sobre el propi cos, va deixar d’entendre’s com una necessitat visceral d’exterioritzar emocions, de forma salvatge i desordenada, per passar a percebre’s com una forma intencionada, amb un missatge clar, conegut i compartit per un mateix col.lectiu, donant pas després a execucions més elaborades, i que a mida d’anar repetint-les, segurament van desencadenar en les primeres «composicions»; les primeres peces interpretades amb una voluntat evident, i que s’executaven en funció de les diferents situacions quotidianes. La resta de la història, ja la coneixem, oi?

Arribats aquí, voldria parlar d’un gènere musical anomenat «Noise», traduït de l’anglès, «Soroll».

El noise és un gènere en el qual es fa del soroll, o dels sons poc o gens habituals en la música, una eina per expressar-se dins un context musical.

Hi ha una definició que m’agrada molt i que diu que aquest tipus de música tendeix a qüestionar la distinció que es fa en les pràctiques musicals convencionals, entre el so musical i el so no musical. Tanmateix, em permeto afegir que el noise es juxtaposa a l’estètica compositiva, i a qualsevol lligam al virtuosisme, així com que trenca amb la necessitat dels infinits arranjaments, per donar pas molts cops a certa improvisació i fins i tot a la falta de coherència.

La música noise fa ús d’unes tècniques compositives tan àmplies com particulars, ja que es gaudeix de total llibertat; molts cops sense cap criteri rítmic, o faltant al rigor del pols, trencant també amb les restriccions harmònico-melòdiques dels estils més clàssics, i faltarem a l’encotillament de l’estètica i l’estructura. Transitarem per la transformació dels instruments amb la saturació del seu so, o l’aportació de sons naturals, molts cops alterats, també sorolls ambientals, tant rurals com urbans, fins a l’ús d’eines o màquines quotidianes, i tot estri sonor que ens ajudi a expressar la nostra visió conceptual.

Vist així, resultaria complicat persuadir a algú perquè s’endinsés en el noise, si més no, perquè hi fes una excursió de forma voluntària, i copsés en primera persona les interessants propostes d’alguns artistes. No obstant això, asseguraria que a hores d’ara, més d’un d’entre vosaltres, ja haureu assistit a alguna performance on es feia música no convencional, i que depenent de la proposta, podríem interpretar com a noise. De fet, si ha estat així, podríem dir fins i tot que heu assistit a una acció d’estil fluxus.

A tall d’apunt, recordem que el fluxus fou un corrent artístic que combinava molt sovint diverses disciplines com la poesia, la música, la pintura, arts escèniques i visuals, en accions conjuntes, emfatitzant sobretot en el fet del procés artístic per sobre el resultat final, cercant un art viu, un antiart respecte a la imposició elitista dels cànons artístics de l’època.

En el fluxus trobem noise, i amb el noise creem fluxus, si ho combinem amb altres expressions artístiques.

El fet és que, davant aquest mon avantguardista, trencador, modern, futurista, trobo una connexió directa entre el noise i les primigènies expressions musicals. Una línia directa que ignora, que salta per sobre de tot allò que hi ha hagut entremig.

L’expressió més primitiva de l’ésser, una comunicació que en un cantó té un emissor clar i un missatge directe, sense els ornaments ni el virtuosisme filantròpic dels estils més evolucionats, una comunicació que interpel·la directament al receptor, fent del missatge potser el menys important, i de la forma d’exposar-lo com a puntal indiscutible.

No, no considero que calgui saber, que calgui ser un entès en música per percebre-li significat a una expressió artística d’aquesta índole, crec que simplement hem d’estar preparats, escoltar sense prejudicis ni expectatives, voler escoltar com s’escoltava fa mil·lennis, mirant als ulls a l’enemic, rebent a la cara l’esbufec de la fera.

Com en tots els gèneres musicals, trobarem artistes més comunicatius, d’altres més experimentals, i d’altres més incisius. El noise aborda l’art trencant l’art. Defuig les normes i renega dels convencionalismes. És una música que no està creada per agradar, no per sí mateixa, no necessàriament.

En aquest context, voldria presentar-vos un artista del gènere que a mi personalment em fascina. Es tracta de Jun Konagaya, encara que també el coneixerem per The Howling of Himalaya o The Grim.

En plena efervescència del «japanoise», branca del noise molt arrelada al Japó dels 80, Jun va seguir de prop els artistes independents nipons dels principis de la dècada, no obstant, la seva gran influència venia del punk i la música industrial europea, particularment del grup SPK.

Més tard va fundar amb Tomasada Kuwahara el grup White Hospital, i sota aquest nom, el 1984, van treure dos discos, un anomenat «I wish you a Merry X-mas» i l’altre «Holocaust» encara que després es van separar.

Jun Konagaya va començar a treballar en solitari com a Grim, un alter ego amb el que ha publicat una quinzena de discos.

Gran seguidor de la música folk tibetana, de l’electrònica i del punk, ha definit la seva música com poc refinada, fent pales la necessitat de quelcom físic per sobre l’immaterial en l’àmbit musical, per això dota de veus naturals i potencia la percepció de quelcom primitiu en la majoria dels seus treballs.

La música de Grim és una muntanya russa, i pot passar ràpidament de la melancolia a la perversió. De vegades és depravada, i d’altres cops misantròpica. Reflexa sovint un estat d’ànim ras i descolorit que es veu compensat amb cert confort quan ens ofereix les seves dosis de recés, que ens arriben gairebé com a himnes.

L’àlbum que us proposo escoltar és «Travel» d’Eskimo Records, llançat el novembre de 2014.

Es va presentar Sota l’etiqueta musical d’electrofolk, encara que trobarem més similituds amb el noise i la música experimental.

Algunes de les peces que trobarem en aquesta petita meravella sonora, venen farcides d’un anhel contingut, jugant sovint amb una innocència ingènua, però deixant-nos l’aspror del record llunyà d’un foraster.

«Travel» ens revela una nova relació amb el so, pel tractament del soroll en les seves peces. És destacable veure com barreja cert lirisme amb «loops» surrealistes i incideix en fórmules recurrents que vesteix amb elegància, mentre ens situa en una incomoditat moderada.

A gaudir-lo!!

JOHN CAGE: 4’33» o el no silenci.

John Cage nasqué a Los Angeles el 5 de desembre de 1912, i morí a Nova York el 12 d’agost de 1992.

Entre algunes de les seves ocupacions podem esmentar la de compositor, teòric musical, pintor, il·lustrador, escriptor, poeta i artista visual.

Fou pioner en la música aleatòria, la música electrònica i en la utilització no convencional dels instruments musicals, el que anomenaríem actualment tècniques esteses. Va esdevenir en una de les figures més influents de la música experimental i peça clau en el desenvolupament de la dansa moderna.

Sense entrar en més detalls sobre ell o la seva vida, que n’hi ha i molts (visiteu les diferents pàgines web que parlen de la seva figura), avui voldria parlar de la seva peça 4’33»

4’33» és una peça que pot ser interpretada per qualsevol instrument musical, fins i tot per un conjunt d’instruments, i que es divideix en tres moviments. Te una durada de 4 minuts i 33 segons, i aquesta és una reproducció de la partitura original:

La peça es va estrenar el 29 d’agost de 1952 a Woodstock, i se li va encarregar la interpretació al ja reconegut pianista experimental David Tudor.

Per als que no entenguin de música, la paraula «TACET» és una instrucció per a l’intèrpret que l’obliga a fer una llarga pausa en la notació musical, en altres termes significa no tocar. Així doncs, la peça en sí està pensada per no ser tocada, o executada no tocant res, cap nota.

Hi ha qui podria pensar que 4’33’ és una al·legoria al silenci, però estaríem molt lluny de la realitat.

Precisament, amb aquesta peça, John Cage va voler demostrar tot el contrari: que el silenci no existeix.

Com ell mateix va explicar en alguna ocasió, durant una visita que va fer a la cambra anecoica de la Harvard University el 1951, esperant escoltar el silenci, es va adonar que en tot moment l’acompanyaven dos sons, prou perceptibles. Ho va fer notar a l’enginyer que el guiava, doncs no ho entenia, i aquest li va dir que el sons que escoltava eren el seu propi cos, probablement les connexions del seu sistema nerviós i la circulació de la sang.

Així doncs, John Cage va descobrir que el silenci no existeix, que sempre hi ha algun so. Aquest fet el va inspirar a crear 4’33».

De fet, aquí ve la increïble paradoxa: malgrat que la peça està mancada de tota melodia i harmonia, marcada pel silenci musical, tan se val allà on s’interpreti, en el seu transcurs es podran escoltar gran varietat de sons ambientals. Sons corporals, els dels mateixos assistents o el músic intèrpret, la pluja de fora, el vent esmunyint-se per alguna escletxa, cotxes de fons, la remor d’un aparell d’aire condicionat.

La intenció de Cage era fer pales que no existeix el silenci, i que tots aquests sons accidentals també podien formar part de la peça, dotant-la significativament d’una gran varietat d’interpretacions possibles, totes aleatòries, cosa que des del punt de vista artístic i creatiu és una absoluta meravella.

Llavors, en termes musicals, és el silenci una contradicció? Rotundament no. La notació musical que fa referència al silenci, només interpel·la als instruments (i inclourem la veu com un d’ells).

I doncs, on trobaríem el silenci absolut? A la Terra ja sabem que no, tampoc de forma artificial, però i a l’espai?

Segons les lleis de l’acústica seria molt probable, ja que en la major part de l’espai hi ha tan baixa densitat de partícules que el so no pot transmetre’s. Recordem que el so necessita un mitjà físic per a propagar-se, d’aquí la idea que en el buit no s’escolta res, però ja sabem que és fals…

Per tant, tal com li va succeir a en John Cage, encara que ens trobéssim en un medi anecoica, el nostre interior no el podem dissociar de nosaltres mateixos, i seriem capaços d’escoltar el pas de la sang pel torrent vascular que rega els nostres òrgans, ja que aquest so que es produeix en el nostre interior, sí que viatja per un mitjà físic, que som nosaltres mateixos.

Dit això, fins i tot en l’espai continuaríem escoltant quelcom, per això podríem dir que el silenci absolut no existeix

Però donem-li una volta més. Us proposo una nova qüestió, entrant ja en el camp metafísic.

Considerem un supòsit; imaginem que trobem el silenci absolut. Si aquest silenci absolut es basa en el rang de percepció de l’oïda humana, tenint en compte que la nostra oïda treballa en un rang de freqüències que oscil·la entre els 20 Hz i els 20 kHz, deixaríem oberta la possibilitat que altres oïdes captessin el que les nostres serien incapaces. Com a exemple, la oïda d’un gos treballa entre 75 Hz i 150 kHz. Potser aquest gos està escoltant el que per a nosaltres és imperceptible.

Ara anirem més enllà i considerarem un altre supòsit que anul·laria l’anterior: imaginem que hem construït una màquina capaç de percebre totes les freqüències. Estaríem llavors davant de la possibilitat de captar el silenci absolut? Davant la certesa de poder copsar l’absència de so? Potser ens trobaríem davant una nova paradoxa, com la del gat de Schrödinger; el silenci que hi és i que no hi és.

O completant aquesta especulació, i si en l’espai, allà on creiem que no hi ha propagació sonora, el que succeeix és que sí que n’hi ha, però existeix d’una altra manera? Podria ser que existissin potser unes freqüències mai explorades? I anant una mica més enllà, podria ser que existís una altra manera d’entendre’s el so? De generar-se el so? Potser sota unes lleis que nosaltres encara no coneixem, ni som capaços de comprendre, però que a efectes sonors, i en una jerarquia superior, sí que existís…

El taulell està disposat.

La màgia del minimalisme

Em ve molt de gust estrenar el meu blog, pel que fa a entrades temàtiques, parlant d’un gènere musical que a mi particularment m’apassiona: el minimalisme.

«El terme música minimalista s’utilitza generalment per designar un corrent de música contemporània que va aparèixer a la dècada de 1960 als Estats Units, de la mà, principalment, dels compositors Monte Young, Terry Riley, Steve Reich i Philip Glass. La música minimalista va suposar una ruptura amb les avantguardes i un retorn a la música tonal, de vegades anomenada música modal. Es caracteritza generalment per un cert desposseïment i una economia de mitjans. Depenent dels compositors, es fan servir diverses característiques com el recurs a processos sistemàtics de composició, o estructures repetitives o pulsacions regulars.» Fragment extret de Wikipèdia.

A principis dels anys setanta, Tom Johnson, crític musical i compositor, fou un dels primers a definir la música minimalista amb el seu llibre «Minimalisme en música: a la recerca d’una definició», editat més concretament el 1972. És una lectura interessant per contextualitzar el moment històric, i copsar la idea creixent que va contravenir el corrent incipient que governava la música contemporània. Ja a partir dels anys trenta es va començar a treballar en nous estils musicals de forma involuntària, en posar al servei de les composicions musicals els avenços electrònics de l’època, i les noves i inexplorades possibilitats que oferien els nous sistemes de gravació. Aquí naixerien nous compositors, amb idees contraposades al que havien après als conservatoris i acadèmies, on l’ortodòxia i el classicisme només eren ja vestigis de temps obsolets.

Johnson, tanmateix, no va dubtar en autodefinir-se com a músic minimalista, deixant clar que aquest estil englobava moltes visions, tècniques i sensibilitats diferents; des de pulsacions repetitives, a composicions per a molt pocs instruments, l’enregistrament de sons a la natura i realitzar seqüències harmòniques amb ells, passant per cercles melòdics infinits, o una quantitat mínima de notes espaiades brutalment en el temps, navegant en mars sonors bàsics i senzills.

Hi ha una estreta línia entre els corrents experimentals, on jo personalment englobo a John Cage, més que en la música minimalista, malgrat que hi va transitar molts cops. I encara que Tom Johnson fou el primer autor reconegut en parlar del minimalisme, el 1.974 Michael Nymann en el seu llibre «Experimental music: Cage and beyond», fent menció explícita a Cage, ja deixa clar que aquest corrent musical no és un invent sorgit aquells anys, sinó que s’englobava en diversos estils sortints dels autors impressionistes de finals del segle XIX. Un dels corrents sorgits d’aquesta època és el serialisme, i un dels seus exponents fou en Karlheinz Stockhausen.

L’impressionisme, gènere nascut a la França de finals del segle XIX, troba en Claude Debussy o Erik Satie (que es negava a ser etiquetat en aquests termes), els seus màxims exponents. Compositors que van treballar en la idea de deslligar-se dels patrons i formes establerts, van trencar els estereotips de l’època posant la música al servei de l’ànima. Element francament subversiu llavors, ja que el classicisme era imperiosament la música dominant arreu.

Bé, un cop posats en situació, i tornant al text amb el qual obro aquesta entrada, una de les característiques de la música minimalista segons s’indica, és l’economia de mitjans, un terme que a mi m’encanta, però que no sempre és del tot certa.

De primeres això em fa pensar que en parlar de música, hi ha un model referent primari del qual partir, i que ens diria quin és el nombre ideal d’instruments, de notes, la durada estimada de les peces musicals, i un llarg etcètera de paràmetres que serien els que ens vindrien donats, com una espècie de dogma. Podríem arribar a creure, que aquest referent universal des d’on entrarem a valorar tota la resta, és la música clàssica, i aquí és on per mi entrem en un interessant conflicte.

De sempre hem sentit que la música clàssica és com un pinacle, una culminació pel que fa a la música, i tot el que ha vingut després, no deixa de ser un conjunt de branques i estils més o menys valorats, gairebé com a músiques menors. Però a mi personalment m’arriba la idea que precisament no és la música clàssica el kilòmetre 0, el punt de partida, sinó més aviat una estació més per on hem transitat. Un estil al qual devem molt, però que també deu molt a tot el que abans ja existia; com el folklore musical i els cants tradicionals, i encara molt més abans, els sons i composicions ancestrals, d’on neix tot plegat. Arribats a aquest punt, qui és ningú per atorgar categories a res?

D’acord, estem altre cop davant la definició de minimalisme, i ens diuen que es caracteritza per un cert desposseïment i una economia de mitjans, però llavors, res no té sentit si ens eximim de comptar amb una quantitat determinada de recursos, o amb una quantitat determinada de notes, o d’acomplir cert tempo o cadència… no?

Bé, ara simplement he volgut jugar una mica al desconcert, però el fet és que arribats a aquest punt, el que voldria és reivindicar aquest estil musical, de vegades menystingut, i titllat com a fàcil, mancat de qualitat i virtuosisme, i que sense entrar a analitzar ni els fonaments, ni les qualitats compositives, es considera una música menor. Però crec que qui pensa així no pots estar més lluny de la realitat, ja que realment ens trobem davant d’un estil que com cap altre ha fet trontollar els pilars de la música, un estil que s’ha rebel.lat contra els cànons, que ha desafiat les regles escrites i no escrites, un alumne que ha vençut al seu mestre. El minimalisme és màgia embolcallada en so, és un viatge assossegat a l’interior d’un mateix, o als afores planetàries.

La música minimalista no està al servei de l’estètica, ni de l’instrument, ni de les notes, o les complexes melodies, és un estil nascut per fer sentir com cap altre, sense excessius guarniments, sense el sentit estètic innecessari i carregant, una declaració d’intencions dels que aconsegueixen fer-nos viatjar a través d’expressions mínimes, amb embolcalls.

És cert que trobarem sovint que hi ha pocs instruments, de vegades poques notes, poca melodia, poca música en general, sempre que ho comparem amb grans composicions repletes de colors, sons i desdoblament, però si estudiem més a fons a alguns músics minimalistes, veurem que no escatimen en recursos cercant i reproduint el so tan desitjat, creant capes i capes amb efectes i textures, tot per arribar, paradoxalment, a l’abstracció absoluta del so, elevant-lo a la mínima expressió.

Sigui com sigui, el minimalisme es vesteix amb quelcom oníric, sensual, hipnòtic, fent valer la senzillesa compositiva i aquesta economia de mitjans, com a un dels arguments principals. El minimalisme, com a corrent musical, és un complex compendi d’estils i tècniques compositives, estès bastament en els anys, i utilitzat recurrentment tant en cinema com la televisió, per l’alt poder sensitiu i la transmissió de sensacions i fins i tot emocions. Actualment, dins de l’espectre de la música minimalista també podem trobar la música ambiental, i altres branques com el New Age o altres estils.

Alguns dels artistes que personalment segueixo i més valoro dins del que podem anomenar minimalisme són:

Liz Harris (Grouper), Max Richter, el col.lectiu How To Disappear Completely, Philip Glass, Arvo Pärt, Hiroshi Yoshimura, Haruka Nakamura, d’entre una llarga llista…

I particularment, la meva percepció del minimalisme en termes musicals, potser ja amb una visió més moderna i enriquida per anys d’escolta i immersió en noves músiques, tendències i artistes, rau a aconseguir instal·lar-se dins els límits que marquen per a mi, els quatre pilars fonamentals: l’abstracció de les notes dels acords, fer dels canvis subtils en la inèrcia harmònica un gran salt melòdic, la capacitat del viatge sonor, i la sensació ambiental i etèria.

Estic convençut que sense aixecar gaire esglais, hi haurà qui divergirà d’algun dels comentaris aquí expressats, per això deixo obert el debat, si voleu, però sobretot, si us plau, gaudim de la música!

BLOG

Soc La Silla Turca

Encara que ja fa un temps que vaig obrir el meu web, el cert és que l’he tingut una mica abandonat, que no oblidat. Feina, compromisos, assajos, nous projectes, família, tot plegat ha anat relegant qualsevol intent d’immersió en el budellam del web, a una mera intenció al cap, sense cap acció física.

Tanmateix, si una cosa «dolenta» tenen els webs és que la informació és molt estàtica, i cal anar actualitzant els continguts, posar i treure, i què voleu que us digui, se’m feia molt feixuc…

Llavors, per evitar aquesta feina però per poder anar actualitzant tota la informació relativa als meus treballs, una de les coses que vaig tenir clara des d’un començament era que volia disposar d’un blog. I crec que no hi hauria millor estrena que començar parlant de La Silla Turca.

Explicar què és La Silla Turca no és cap qüestió angular, puix ho sabreu si torneu al web i llegiu la meva bio i tafanegeu una mica aquí i allà, però què és exactament el que estic fent, o el que vull fer, i on vull anar, crec que podrien ser les bases per anar creant el contingut.

M’he proposat doncs utilitzar aquest espai per anar-vos explicant setmanalment les meves coses, penjar-vos nou material, ensenyar-vos les meves idees artístiques, compartir nous projectes i si me’n surto, potser també us plantejaré algun debat o discussió per copsar les vostres impressions.

Com ja sabeu, els meus inicis artístics es basen fonamentalment en la composició de música instrumental, però amb el pas del temps, diverses experiències, el contacte amb altres disciplines, i el fet d’aprofundir també en altres facetes artístiques que he anat practicant i desenvolupant, però que abans mai no m’havia plantejat com a via d’expressió, m’han permès obrir noves formes per articular les meves inquietuds, sentiments, visió… L’escriptura, la fotografia, o l’audiovisual – alguns treballs audiovisuals en format reduït ja els podeu veure al web – són mostres artístiques que he anat experimentant. El flux fa que de vegades es canibalitzin unes a altres, així com que de vegades es nodreixen unes d’altres.

El cert és que aquest interès que ja fa temps ha anat creixent, variant i ampliant-se d’un cert moment ençà, em duu a interpretar i transformar la meva percepció de l’entorn des de molts altres prismes. La meva relació amb altres artistes és quelcom fonamental per originar aquestes petites o grans revolucions, revolucions que finalment desemboquen en inspiració.

Tot nou interès artístic amb el qual he anat ensopegant, ha conformat el tapís on actualment dibuixo les meves inquietuds, on prenen forma algunes idees, el circ romà on es lliuren totes aquestes batalles, lloc on les idees neixen o moren, car que algunes es van materialitzant i d’altres no.

Tot això és La Silla Turca, soc, La Silla Turca.